Le manuel « Éducation musicale et théâtrale – 1ʳᵉ année Pédagogie Générale », édition 2025, s’adresse aux élèves et enseignants du cycle pédagogique de la RDC, en adéquation complète avec le programme EPST. Cet ouvrage sert de guide pour la rentrée scolaire 2025 et accompagne la préparation des Items EXETAT.

PRÉLIMINAIRES

1. Présentation générale du cours

Ce cours d’Éducation Musicale et Théâtrale constitue le socle de la formation artistique pour les futurs enseignants du cycle primaire. Sa finalité est de doter l’élève-maître des compétences théoriques, techniques et didactiques indispensables pour concevoir et animer des activités d’éveil musical et d’expression dramatique. La structure du cours articule les fondements scientifiques des disciplines, l’acquisition des savoir-faire artistiques et la maîtrise des stratégies pédagogiques adaptées à l’enfant congolais, en vue de promouvoir son développement intégral : cognitif, affectif, psychomoteur et culturel.

2. Objectifs généraux de la formation

Au terme de cette formation, le futur enseignant devra démontrer sa capacité à :

  • Maîtriser les concepts fondamentaux de la théorie musicale (solfège, rythme) et de l’art dramatique (jeu, expression).
  • Exécuter des pièces musicales simples (chant, instruments de base) et des séquences théâtrales (improvisation, saynètes).
  • Intégrer le patrimoine culturel congolais (chants, contes, danses) comme ressource pédagogique principale.
  • Concevoir des leçons structurées et des activités d’apprentissage engageantes en éducation musicale et théâtrale.
  • Évaluer de manière formative les progrès des élèves dans les disciplines artistiques.

3. Orientations méthodologiques

L’approche pédagogique de ce cours est résolument active et participative, privilégiant la mise en situation pratique. Les séances alterneront des exposés théoriques synthétiques, des ateliers de pratique vocale et instrumentale, des exercices d’improvisation théâtrale et des simulations d’animation de classe. L’apprentissage par projet, notamment par la création de petits spectacles scolaires, sera encouragé pour fédérer les compétences acquises. Une attention particulière sera portée à la démarche de transposition didactique, qui consiste à transformer un savoir artistique en un objet d’enseignement accessible aux élèves du primaire.

4. Matériel didactique requis

L’enseignement de ce cours requiert un ensemble de supports variés et adaptables. Le matériel fondamental inclut : des instruments de musique traditionnels congolais (djembés, likembés, hochets), des instruments mélodiques simples (flûtes à bec, xylophones diatoniques), un tableau de musique ou des portées murales, des recueils de chants et de contes du répertoire national. Il est également attendu que l’enseignant et les élèves exploitent les ressources locales pour la fabrication d’instruments simples et d’accessoires de théâtre, favorisant ainsi la créativité et l’autonomie.

 

 

PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS THÉORIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Chapitre I : Théorie générale de l’éducation musicale

1.1 Histoire et évolution de l’éducation musicale

Cette section retrace le parcours de l’éducation musicale, depuis la transmission orale traditionnelle au sein des communautés jusqu’à son institutionnalisation dans les systèmes scolaires modernes. L’analyse met en lumière les grandes figures et les courants pédagogiques (Dalcroze, Orff, Martenot) qui ont façonné son enseignement, tout en examinant comment ces approches peuvent être adaptées pour dialoguer avec les riches traditions musicales de la RDC.

1.2 Objectifs pédagogiques de l’enseignement musical

L’étude précise les visées de l’éducation musicale à l’école primaire, qui dépassent la simple performance artistique. Il s’agit de développer l’écoute, la sensibilité esthétique, la coordination motrice, la mémoire auditive, la créativité et la socialisation. Le cours démontre comment la pratique musicale contribue à la structuration de la pensée logique et au renforcement des apprentissages dans d’autres disciplines, comme les mathématiques et la langue.

1.3 Psychologie de l’apprentissage musical chez l’enfant

Ce point explore les mécanismes cognitifs et affectifs de l’apprentissage musical durant l’enfance. Il aborde les étapes du développement de la perception des sons, du sens rythmique et de la justesse vocale. Une analyse des théories de l’apprentissage permet de comprendre comment l’enfant construit ses connaissances musicales et comment l’enseignant peut créer un environnement propice à cet épanouissement.

1.4 Méthodes pédagogiques en éducation musicale

Une présentation systématique des principales méthodes actives est effectuée. L’accent est mis sur les approches ludiques qui placent l’enfant en situation de découverte et d’expérimentation. Sont étudiées les stratégies concrètes pour l’apprentissage du chant par imitation, l’exploration des rythmes par le corps (percussions corporelles) et l’initiation instrumentale collective.

Chapitre II : Théorie générale de l’éducation théâtrale

2.1 Histoire et évolution de l’art dramatique

Ce chapitre offre une perspective historique sur le théâtre, de ses origines rituelles aux formes contemporaines. Il examine l’évolution de la fonction sociale du théâtre et la diversification de ses formes. Un éclairage particulier est porté sur la manière dont le théâtre a été introduit et adapté comme outil pédagogique dans l’éducation formelle.

2.2 Objectifs pédagogiques de l’enseignement théâtral

Sont ici définis les objectifs de l’art dramatique à l’école : favoriser l’aisance corporelle et verbale, développer l’imagination, améliorer les capacités de communication et d’écoute, renforcer la confiance en soi et cultiver l’empathie. Le cours établit le lien entre le jeu théâtral et le développement des compétences psychosociales essentielles.

2.3 Psychologie de l’expression dramatique chez l’enfant

Cette section analyse la place du jeu symbolique et du « faire semblant » dans le développement psychologique de l’enfant. Elle explique comment le jeu dramatique canalise les émotions, permet d’expérimenter des rôles sociaux et contribue à la construction de la personnalité.

2.4 Méthodes pédagogiques en art dramatique

Ce volet présente un éventail de techniques et de démarches pour l’animation théâtrale. Il s’agit d’explorer les exercices d’improvisation, le travail sur le personnage, la mise en voix de textes et la création de courtes scènes. Les méthodes visent à libérer l’expression de l’enfant dans un cadre sécurisant et bienveillant.

Chapitre III : Contexte culturel congolais

3.1 Patrimoine musical traditionnel congolais

Ce point propose une exploration de la diversité du paysage musical de la RDC. Il s’agit d’identifier les caractéristiques des musiques des différentes aires culturelles, de la polyphonie vocale des peuples de la forêt du bassin du Congo aux rythmes percussifs des savanes du Kasaï. L’objectif est de constituer un répertoire de référence pour l’enseignement.

3.2 Traditions théâtrales et conteries congolaises

L’étude se concentre sur les formes traditionnelles d’expression dramatique, notamment l’art du conteur (« griot »), les théâtres populaires urbains comme à Kinshasa, et les performances rituelles. Ces traditions sont analysées comme des sources d’inspiration pour créer des activités théâtrales authentiques et signifiantes pour les élèves.

3.3 Intégration des arts traditionnels dans l’enseignement moderne

Cette section aborde la question de la transposition didactique du patrimoine culturel. Elle fournit des pistes méthodologiques pour utiliser un chant traditionnel, un conte ou une danse comme point de départ pour une leçon de musique ou de théâtre, en veillant à en respecter l’esprit tout en poursuivant des objectifs pédagogiques clairs.

3.4 Valorisation de l’identité culturelle nationale

Ce dernier point souligne le rôle de l’éducation artistique dans la construction et la transmission de l’identité culturelle congolaise. L’enseignement de la musique et du théâtre devient un vecteur de fierté et de cohésion, permettant aux enfants de s’approprier leur héritage culturel et de le faire vivre.

 

 

DEUXIÈME PARTIE : TECHNIQUES ET PRATIQUES MUSICALES

Chapitre IV : Solfège et théorie musicale

4.1 Notation musicale et lecture des partitions

Ce chapitre introduit les éléments fondamentaux du langage musical écrit : la portée, les clés (Sol et Fa), les figures de notes et de silences, et le positionnement des notes. L’apprentissage est axé sur la lecture et l’écriture de mélodies simples, permettant au futur enseignant de déchiffrer une partition de base.

4.2 Rythme et mesures

L’étude du rythme est abordée de manière théorique et pratique. Elle couvre la compréhension des signatures rythmiques (mesures simples), la valeur relative des figures de notes, et la pratique de la lecture rythmique frappée ou parlée. Des exercices progressifs ancrent ces notions.

4.3 Gammes et tonalités

Sont présentées ici les structures de base de la musique tonale : la construction de la gamme majeure et de la gamme mineure relative. Le concept de tonalité est expliqué à travers l’identification des armures et des altérations constitutives.

4.4 Intervalles et accords de base

Ce point constitue une initiation à l’harmonie. Il traite de la reconnaissance auditive et théorique des intervalles (seconde, tierce, quarte, etc.) et de la construction des accords parfaits majeurs et mineurs, qui forment la base de l’accompagnement musical.

Chapitre V : Formation vocale et chant

5.1 Techniques de respiration et pose de voix

Des exercices pratiques sont proposés pour développer une technique vocale saine. Le travail se concentre sur la respiration diaphragmatique, le soutien du son, l’ouverture de la bouche et la projection vocale juste, afin de pouvoir chanter et guider un chant sans forcer.

5.2 Éducation de l’oreille musicale

Ce volet vise à développer la capacité à distinguer les hauteurs, les durées, les timbres et les intensités. Des exercices de reconnaissance et de reproduction de notes, d’intervalles et de motifs mélodiques simples sont au cœur de cette formation auditive.

5.3 Répertoire vocal adapté aux enfants

La sélection et l’analyse d’un répertoire de chants pour le niveau primaire sont effectuées. Les critères de choix incluent l’ambitus vocal des enfants, la simplicité mélodique et rythmique, la pertinence du texte et l’intérêt pédagogique de la chanson.

5.4 Direction chorale élémentaire

Cette section initie aux gestes de base de la direction de chœur. L’apprentissage se focalise sur le battement de la mesure, l’indication des départs, des nuances et des fins, permettant au futur enseignant de guider efficacement un groupe d’enfants chanteurs.

Chapitre VI : Pratique instrumentale

6.1 Instruments de percussion traditionnels congolais

Une initiation pratique à la manipulation des instruments de percussion emblématiques de la RDC est proposée. L’apprentissage des frappes de base sur djembé, des rythmes sur hochets ou cloches permet de construire des accompagnements simples et efficaces.

6.2 Instruments mélodiques simples (flûte, xylophone)

Ce point aborde la pratique d’instruments mélodiques accessibles. Le travail sur la flûte à bec ou le xylophone se concentre sur le doigté, la production d’un son de qualité et l’interprétation de mélodies simples tirées du répertoire enfantin.

6.3 Accompagnement musical de base

Il s’agit ici de combiner les compétences acquises pour réaliser des accompagnements simples. Le futur enseignant apprend à soutenir un chant avec des formules rythmiques aux percussions ou des accords de base sur un instrument polyphonique simple.

6.4 Fabrication d’instruments simples

Cette section, éminemment pratique, guide les étudiants dans la création d’instruments de musique à partir de matériaux de récupération ou naturels (bambous, calebasses, boîtes de conserve). Cette démarche développe la créativité et offre des solutions concrètes au manque de matériel.

 

 

TROISIÈME PARTIE : TECHNIQUES ET PRATIQUES THÉÂTRALES

Chapitre VII : Expression corporelle et mouvement

7.1 Techniques de base du mouvement scénique

Ce chapitre explore les fondamentaux du mouvement sur scène : la posture, la marche, l’utilisation des différents niveaux de l’espace, la gestion du poids et de l’équilibre. Les exercices visent à développer une conscience et une maîtrise du corps dans l’espace.

7.2 Expression gestuelle et mimique

Le travail se concentre sur le langage non verbal. Des exercices de mime et d’improvisation gestuelle permettent d’apprendre à communiquer des émotions, des actions et des situations sans recourir à la parole, en affinant l’expressivité du visage et du corps.

7.3 Danse et chorégraphie simple

Une initiation aux danses traditionnelles de différentes régions, comme le « Mutuashi » du Grand Kasaï, et à la création de séquences chorégraphiques simples est proposée. L’objectif est de lier le mouvement à la musique et au rythme de manière structurée.

7.4 Coordination corporelle et rythmique

Des exercices ludiques sont mis en place pour améliorer la coordination des mouvements, la dissociation des parties du corps et la synchronisation avec un rythme donné. Ce travail est essentiel pour l’aisance scénique et la performance collective.

Chapitre VIII : Technique vocale et diction

8.1 Projection vocale et articulation

Ce point aborde les techniques permettant de rendre la voix audible et intelligible sur scène sans effort excessif. Des exercices de diction, de placement de la voix et de contrôle du souffle sont pratiqués pour assurer une parole claire et efficace.

8.2 Intonation et expressivité

L’étude porte sur la musicalité de la parole. Le futur enseignant apprend à moduler son intonation, son débit et son volume pour exprimer différentes émotions et intentions, donnant ainsi vie et couleur à un texte ou à une réplique.

8.3 Travail sur l’accent et la prononciation

Dans un contexte plurilingue, une attention particulière est portée à la standardisation de la prononciation du français, langue de l’enseignement. Des exercices ciblés visent à corriger les défauts d’articulation courants pour garantir la compréhension.

8.4 Chant et récitation dramatique

Ce volet fait le lien entre la voix parlée et la voix chantée dans un contexte théâtral. Il explore l’intégration de comptines, de chants ou de déclamations rythmées au sein d’une performance dramatique pour en enrichir l’impact.

Chapitre IX : Jeu dramatique et improvisation

9.1 Techniques d’improvisation théâtrale

Ce chapitre introduit les règles et les techniques de l’improvisation (écoute, acceptation, construction collective). Les exercices visent à développer la spontanéité, la réactivité et la créativité, compétences fondamentales de l’acteur.

9.2 Construction de personnages

Les futurs enseignants apprennent à créer des personnages simples en définissant leurs caractéristiques physiques, vocales et psychologiques. Le travail s’appuie sur l’observation, l’imagination et l’expérimentation.

9.3 Mise en situation dramatique

Il s’agit de placer les personnages dans des situations données et d’explorer leurs réactions et interactions. Ces exercices permettent de travailler la crédibilité du jeu et la logique des actions scéniques.

9.4 Interaction et dialogue scénique

Ce dernier point se concentre sur la dynamique de l’échange entre les personnages. L’accent est mis sur l’écoute du partenaire, la pertinence des répliques et la construction d’un dialogue fluide et signifiant.

 

 

QUATRIÈME PARTIE : DIDACTIQUE ET MÉTHODOLOGIE

Chapitre X : Didactique de l’éducation musicale

10.1 Progression pédagogique en éducation musicale

Ce chapitre expose comment organiser les apprentissages musicaux de manière spiralaire tout au long du cycle primaire. Il propose des modèles de programmation annuelle qui articulent de façon cohérente les activités d’écoute, de chant, de pratique rythmique et instrumentale.

10.2 Méthodes d’apprentissage du chant avec les enfants

Des stratégies didactiques spécifiques à l’enseignement du chant en groupe sont détaillées : l’apprentissage par fragments, l’utilisation de gestes pour mémoriser la hauteur des notes, les jeux vocaux pour l’échauffement et les techniques pour assurer la justesse collective.

10.3 Initiation aux instruments en classe primaire

Ce point fournit une méthodologie pour introduire la pratique instrumentale en classe. Il décrit des approches collectives, comme l’orchestre de percussions, et des démarches ludiques pour découvrir les instruments et produire des polyrythmies simples, inspirées par exemple des musiques de la province de l’Équateur.

10.4 Évaluation des apprentissages musicaux

Sont présentées ici des techniques d’évaluation formative adaptées à la musique. L’accent est mis sur l’observation des élèves en action, l’écoute de leurs productions et l’élaboration de grilles de critères simples pour évaluer les compétences rythmiques, mélodiques et créatives.

Chapitre XI : Didactique de l’éducation théâtrale

11.1 Progression pédagogique en art dramatique

Ce volet propose une structuration des apprentissages théâtraux sur les six années du primaire. La progression va des jeux d’expression libre et d’exploration sensorielle en début de cycle à la création de petites scènes dialoguées en fin de parcours.

11.2 Techniques d’animation théâtrale avec les enfants

Le futur enseignant acquiert ici les outils de l’animateur : comment donner une consigne claire pour un exercice, comment stimuler l’imagination, comment gérer l’énergie du groupe et comment créer un climat de confiance propice à l’expression de tous.

11.3 Créativité et expression libre

L’accent est mis sur les approches qui favorisent la créativité des enfants. Il s’agit de privilégier les activités d’improvisation et de création collective plutôt que la simple mémorisation de textes, afin que chaque enfant puisse développer son propre langage expressif.

11.4 Évaluation des compétences théâtrales

Ce point développe les modalités d’évaluation en théâtre. Plutôt que de juger une performance, l’évaluation formative porte sur l’engagement de l’élève, sa capacité d’écoute, sa créativité dans la proposition et son évolution dans l’aisance corporelle et verbale.

Chapitre XII : Organisation et gestion de classe

12.1 Aménagement de l’espace pour les activités artistiques

Des solutions pratiques sont proposées pour transformer une salle de classe ordinaire en un espace fonctionnel pour la musique ou le théâtre. Cela inclut des techniques pour libérer un espace de jeu, disposer les élèves en cercle pour favoriser l’interaction, et organiser le rangement du matériel.

12.2 Gestion du groupe en activités collectives

Ce chapitre aborde les défis de la gestion d’un grand groupe dans des activités qui génèrent du mouvement et du son. Des stratégies de régulation, de mise en activité rapide et de conduite de projets collectifs sont enseignées.

12.3 Discipline et motivation en éducation artistique

Il s’agit de développer une approche de la discipline qui soit positive et cohérente avec les objectifs des arts. La motivation est encouragée par le choix d’activités signifiantes, la valorisation des efforts de chacun et l’instauration de rituels de début et de fin de séance.

12.4 Adaptation aux contraintes matérielles

Ce point crucial forme le futur enseignant à faire preuve d’ingéniosité pour enseigner les arts avec peu de moyens. Il met en avant l’utilisation des ressources locales, le recyclage, et le recours à l’instrument le plus accessible : le corps humain (voix, percussions corporelles).

 

 

CINQUIÈME PARTIE : APPLICATIONS PRATIQUES ET CRÉATIVITÉ

Chapitre XIII : Création et adaptation de contenus

13.1 Composition de chants pédagogiques simples

Les étudiants sont guidés dans le processus de création de chansons originales sur des thèmes liés aux autres matières du programme primaire. L’exercice porte sur l’écriture de textes simples et la composition de mélodies faciles à mémoriser.

13.2 Adaptation de contes en saynètes théâtrales

Cette section propose une méthode pour transformer un conte du patrimoine congolais, par exemple une fable issue de la tradition Luba, en une courte pièce de théâtre. Le travail inclut la simplification de l’intrigue, la création de dialogues et la définition des personnages.

13.3 Création de spectacles scolaires

Ce chapitre aborde la gestion de projet liée au montage d’un spectacle de fin d’année. Il couvre toutes les étapes : choix du thème, écriture collective, distribution des rôles, répétitions, création des décors et des costumes, et organisation logistique.

13.4 Intégration interdisciplinaire

Des exemples concrets sont fournis pour montrer comment lier l’éducation musicale et théâtrale aux autres disciplines : utiliser le théâtre pour mettre en scène un événement historique, créer une chanson pour mémoriser une règle de grammaire, etc.

Chapitre XIV : Exploitation pédagogique

14.1 Préparation de leçons d’éducation musicale

Les futurs enseignants s’exercent à la rédaction de fiches de préparation pour des leçons de musique. Chaque fiche doit comporter des objectifs clairs, un déroulement détaillé des activités (échauffement, apprentissage du chant, pratique rythmique) et les modalités d’évaluation.

14.2 Préparation de séances d’art dramatique

De la même manière, ce point est consacré à la conception de séances de théâtre. L’accent est mis sur la structure d’une séance type : rituel de début, exercices d’échauffement corporel et vocal, activité principale (improvisation, jeu de rôle) et retour au calme.

14.3 Planification d’activités artistiques

Il s’agit d’apprendre à planifier des séquences d’apprentissage sur plusieurs semaines, en assurant une progression logique des compétences et en variant les types d’activités pour maintenir l’intérêt des élèves.

14.4 Utilisation des ressources locales

Ce volet encourage une démarche d’enquête et de collecte. Les futurs enseignants sont incités à identifier dans leur milieu (par exemple, un village dans le Bandundu) des conteurs, des musiciens ou des artisans qui peuvent devenir des personnes-ressources pour l’école.

Chapitre XV : Évaluation et remédiation

15.1 Modalités d’évaluation en éducation artistique

Ce chapitre synthétise les différentes formes d’évaluation pertinentes pour les arts : l’évaluation diagnostique pour connaître le niveau des élèves, l’évaluation formative pour guider les apprentissages et l’évaluation sommative pour mesurer les acquis à la fin d’une séquence.

15.2 Critères de réussite et indicateurs de progrès

Il s’agit de définir des critères d’évaluation clairs et observables, adaptés à l’âge des enfants. Pour un chant, les critères peuvent être la participation, la justesse de la mélodie et la mémorisation des paroles. Pour le théâtre, ce peut être l’écoute des partenaires ou l’expressivité du corps.

15.3 Remédiation et soutien pédagogique

Des stratégies de différenciation pédagogique sont proposées pour aider les élèves en difficulté et pour proposer des défis supplémentaires à ceux qui sont plus à l’aise. La remédiation se fait par des exercices ciblés ou un tutorat entre élèves.

15.4 Portfolio et traces d’apprentissage

L’utilisation du portfolio est présentée comme un outil d’évaluation pertinent. Il permet de conserver des traces des productions des élèves (enregistrements audio, vidéos de saynètes, dessins de costumes) et de visualiser leur parcours et leurs progrès sur le long terme.

 

 

ANNEXES

Annexe A : Répertoire de chants pour l’école primaire

Cette annexe constitue une banque de données pratique, offrant une sélection de chansons classées par niveau de difficulté, par thématique (fêtes, saisons, apprentissages scolaires) et par origine géographique au sein de la RDC, avec partitions et paroles.

Annexe B : Recueil de jeux dramatiques adaptés aux enfants

Il s’agit d’une boîte à outils pour l’animateur, proposant une variété de jeux et d’exercices classés par objectif : brise-glace, concentration, écoute, expression corporelle, improvisation. Chaque jeu est décrit avec sa règle, son but et des variantes possibles.

Annexe C : Modèles de fiches pédagogiques

Cette section fournit des canevas structurés pour la préparation des leçons de musique et de théâtre. Ces modèles aident le futur enseignant à organiser sa pensée et à s’assurer qu’aucun élément essentiel de la préparation n’est omis.

Annexe D : Grilles d’évaluation

Des exemples de grilles d’observation et d’évaluation formative sont proposés. Ces outils concrets permettent à l’enseignant de porter un regard structuré sur les productions des élèves en se basant sur des critères objectifs et prédéfinis.

Annexe E : Ressources bibliographiques et musicographiques

Cette dernière annexe oriente le futur enseignant vers des ouvrages de référence en pédagogie musicale et théâtrale, ainsi que vers des enregistrements ou des collections de musiques traditionnelles congolaises, pour lui permettre d’approfondir ses connaissances de manière autonome.

Pour acheter le livre (Version électronique PDF)